古典音乐品赏(一)

dyf

<h3><a href="https://www.meipian.cn/1heb8hga?share_from=self&amp;user_id=20086014&amp;uuid=70aefd800bb2b3dbe96bad3943ae0d8a&amp;share_depth=1&amp;first_share_uid=20086014&amp;utm_medium=meipian_android&amp;share_user_mpuuid=fa05077b1002a466d699e40ff0496103" target="_blank" class="link"><span class="iconfont icon-iconfontlink">&nbsp;</span>古典音乐品赏(五)</a><br></h3> <h3>一个爱艺术的民族、</h3><div>一个学艺术的民族、</div><div>一个对教育和美非常崇尚的民族,</div><div>一定是非常伟大的民族。</div><div>在此感谢陈世宾老师指导编辑美篇《古典音乐品赏》糸列</div> <h1>音乐品赏(一)</h1><h1>无标题音乐</h1><h3> 无标题音乐 (absolute music)指不借助任何文字性的手段,只是以音乐自身来抒发情感的“纯”音乐形式。相对于标题音乐来说,无标题音乐最大的特征就是没有明确的标题性文字,如《第几交响曲》、《第几奏鸣曲》、《第几弦乐四重奏》等,这些曲名与内容并无直接的联系,因此,人们称这些音乐作品为无标题音乐。在标题音乐与无标题音乐的界定上也不能以点盖面,有明确标题的并非全部是标题音乐,如海顿的《惊愕》交响曲、贝多芬的《命运》交响曲等,虽然有明确的标题,但它只是依据作品中的某一动机或作曲家的主题思想而命名的,并不能称之为真正的标题音乐。因此,当人们在界定一首作品是标题音乐还是无标题音乐时,不能简单地从作品表面来判断,应深入了解作曲家的创作意图,从各个方面搜集相关的资料,这样才能准确下结论。</h3> <h3>  在音乐界,有些音乐家和音乐理论家反对标题音乐,他们认为标题音乐用文学性的东西给听众一种暗示,把听众引向一个相对确定的范围内,而无论什么样的标题都不能全面的反映一支乐曲(尤其是交响乐)所表达的丰富内容和感觉。 这些倡导者认为无标题音乐可以更好反映音乐的内涵,不同的人听到一首无标题的乐曲,所感受的心理内容是大不一样的。这类器乐作品没有指示乐曲具体内容的文字标题,而只用曲式名称如:“奏鸣曲”、“赋格”、“变奏曲”等作为曲名,或用乐器体裁名称如:“前奏曲”、“练习曲”、“小步舞曲”等作为曲名。由于同名的乐曲很多,为了有所区别,就加上乐曲的开始调名,例如“C大调奏鸣曲”、“e小调交响曲”,或者再加上作者创作此种体裁的作品的编号,例如莫扎特《第四十交响曲》,李斯特的《匈牙利狂想曲第二号》,肖邦的《夜曲——作品第九号之二》等。<br></h3> <h3>  无标题音乐的美体现的是一种纯粹的抒情美,它不受标题文字的限制,可以自由地抒发内心的情感。这种抒情性可以表达作曲家的任何一种内心体验,如悲伤、欢乐及对现实的看法等。无标题音乐与标题音乐不同的是它表现的是一种概括性的情感。如柴可夫斯基在谈到他的无标题音乐创作时说:“这是纯粹的抒情过程,是用音乐来倾诉激动的心灵,从本质来说,内心的感受借音响而流露,就像抒情诗人以诗句抒怀一样。”也正是由于没有明确的标题,听众在欣赏音乐时,能够自由的发挥自己的想象。<br></h3> <h3>  无标题音乐所采用的题材更多的是作曲家对人生或某一事物概括的想法,它不以表达某一特定的人物、事件为题材和内容,音乐不具有描绘性的情节。如贝多芬的《第五命运交响曲》总体上表现的是贝多芬失聪后,与病魔抗争,顽强不屈的精神品格。再如贝多芬的《第九合唱交响曲》,它取材于席勒的诗作《欢乐颂》,但它更多的是表达贝多芬对人生的感悟,是一种希望人类和谐存在的世界观和人生观的表达。此类作品与标题音乐不同的情感体验就在于此,听赏者始终被这一核心主题所打动,使他们的情感在最后一刻完全被释放出来。另外,虽然有些作曲家的作品是被某一种具体事物所打动而创作的,但其目的主要还是以音乐本身来抒发情感,更多的是表达一种富有概括性的情感。因此,此类作品仍然属于无标题音乐。<br></h3> <h3>  无标题音乐的表达形式通常严格遵循音乐形式美的规律,以纯粹的内心情感表达,形成情感和形式的完美统一体,不像标题音乐那样需要根据题材内容来构思作品的结构。如巴赫的《创意曲》,鲜明、生动的主题是全曲的核心,它随着不断变化的乐曲形式发展变化着,无论是答题还是对题,它都将全曲紧密地统一起来,形成了一种严密的形式美感。再如古典主义时期确立的奏鸣曲式原则,它由主部、连接部、副部、结束部组成,主副部之间的调性对比、音乐速度对比、织体对比、和声的进行等都有一定的原则,这种对比使乐曲达到了一种平衡的形式美感。无标题音乐本身这种独特的形式美也同样能给听赏者带来美的享受。<br></h3> <h3>  音乐史上一个著名的传说,音乐家贝多芬的《英雄交响曲》起初是题为献给拿破仑这位当时的英雄人物,但贝多芬听说拿破仑称帝之后,气愤的撕掉总谱,改题为“献给天下一切英雄”。如果当初拿破仑没有称帝,那么后人听到这首交响曲大多会往拿破仑的形象和事迹方面联想,这就是标题的暗示和引导作用,事实上,这首曲子给人的感受十分丰富而又不很具体和确定的,他表达的是一种类型性的情感。<br></h3> <h3>  无标题音乐在创作时,没有用音乐来反映客观现实的意图,而只求通过音乐艺术来抒发某种主观情绪,表现某种精神意境,甚至主要着重音乐艺术本身的音响美和形式美的追求与体裁风格特征的体现。因之很难加上名副其实的文字标题。有的作者不愿借助于文字标题来说明乐曲的内容,而只希望欣赏者自己去心领神会。所以只以曲式名称或音乐体裁的名称作为曲名,而不设标题。<br></h3> <p class="ql-block">音乐神童阿尔玛《莫扎特钢琴协奏曲》k246第一乐章</p> <h3>小提琴珍妮.杨森演奏《沉思》马斯涅曲</h3> <p>巴赫:十二平均律 </p><p> 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(Johann Sebastian Bach,1685年3月21日-1750年7月28日),巴洛克时期的德国作曲家,杰出的管风琴、小提琴、大键琴演奏家,被普遍认为是音乐史上最重要的作曲家之一,并被尊称为“西方近代音乐之父”,也是西方文化史上最重要的人物之一。</p><p> 巴赫出生于德国中部图林根州小城艾森纳赫的一个音乐世家,在有生之年是一位著名的宫廷乐长,在德国莱比锡圣多马教堂度过了最后27年的时间。</p><p> 巴赫把西欧不同民族的音乐风格融为一体。他集意大利、法国和德国传统音乐中的精华,曲尽其妙,珠联璧合,天衣无缝。巴赫自己在一生中并未享有盛名,而且在死后五十年中就已被世人遗忘。但是在近一个半世纪中他的名气却在不断地增长,一般认为他是西方音乐史中最伟大的两三位作曲家之一,而且有些人认为他是其中最伟大的作曲家。</p><p> 约翰·塞巴斯蒂安·巴赫于1685年3月21日出生在德国中部杜林根森林的爱森纳赫。爱森纳赫因为依山势而建,所以地势是高低起伏不平,而且地面都是由青石板铺成的,所以是德国中部一个富有童话气息小山城,这个地方拥有着很深的音乐渊源,在中世纪时,游吟诗人、宫廷乐手都是在爱森纳赫进行表演和比赛的,可以说它是德国音乐的发源地。虽然这只是一个小城镇,可市民却酷爱音乐。据说该市古代的城门上竟刻着“音乐常在我们的市镇中照耀”的字样。并且中世纪的吟歌者经常手执竖琴,在这里吟唱诗歌并举行歌唱比赛。瓦格纳曾据此写了著名歌剧《唐·豪塞》。而十六世纪的宗教改革家马丁路德,也在此将《圣经》译成德语。巴赫家族是地地道道的音乐世家,他的家庭早在他来世前许多年就已经在音乐界赫赫有名了。</p><p> 他父亲是一位优秀的小提琴手,祖父的兄弟中有两位是具有天赋的作曲家,叔伯兄弟姐妹中有几位是颇受尊敬的音乐家。对于具有极高音乐天赋的小巴赫来说,在这样的家庭成长原是十分幸运的,然而命运之神却偏要找些麻烦:他9岁丧母,10岁丧父,只得靠大哥继续抚养。大哥教给了他很多宝贵的知识。尽管家里存放着大量音乐资料,可兄长就是不允许他翻阅学习,因为乐谱很珍贵,抄写的纸张也价格不菲。巴赫只得趁哥哥离家外出与深夜熟睡之际,在月光下偷偷地把心爱的曲谱一笔一划地抄下来,历时长达半年之久,因而大大损坏了他的视力。他的晚年在双目失明中痛苦地度过,直至去世。</p><p> 巴赫15岁时,终于只身离家,走上了独立生活的道路。他靠美妙的歌喉与出色的古钢琴、小提琴、管风琴的演奏技艺,被吕奈堡圣·米歇尔教堂附设的唱诗班录取,同时进入神学校学习。这里的图书馆藏有丰富的古典音乐作品,巴赫一头钻进去,像块巨大的海绵,全力汲取、融合着欧洲各种流派的艺术成就,开阔了自己的音乐视野。为了练琴,他常常彻夜不眠,通宵达旦。每逢假日,他都要步行数十里去汉堡聆听名家的演奏。</p> <p>巴赫E大调小提琴协奏曲</p><p> 1702年他从圣·米歇尔毕业,翌年在一家室内乐队当一名小提琴手。在随后的二十年中,他干过许多行当。巴赫在一生中主要是以一位卓越的风琴家而闻名,虽然他还是一位作曲家、教师以及乐队指挥。1723年,巴赫三十八岁时,开始在莱比锡的圣·托马斯教堂任歌咏班领唱,他在余生的二十七年中一直担任此角。</p><p> 魏玛时代(1708-1717)巴赫演奏了其清唱剧《上帝是我的国王,BWV71》,同年辞职去接受一个报酬更为丰厚的职位:任魏玛公爵威廉.恩斯特的宫廷管弦乐师;1714年成为乐长。在威玛巴赫创作了大部分管风琴作品,也首次发现了维瓦尔第的音乐,开始了协奏曲的创作。1717年接受柯登的安哈尔特利奥波德亲王的乐正职位;但其辞职被威廉.恩斯特所阻挠,在免除其义务之前甚至还把其关押在狱中。</p><p> 在克滕(1717-1723)的日子是巴赫一生中的黄金时代。此间他创作了被誉为“键盘乐的旧约圣经”的《平均律钢琴曲集》第一卷和在管弦乐发展史上堪称里程碑的《勃兰登堡协奏曲》等大量出色的世俗和宗教音乐;同时巴赫还在柯滕宫廷任职,柯滕宫的镜厅非常华丽,这里还供有巴赫像。</p><p> 魏玛城堡教堂,1724年,巴赫的主人克滕亲王对音乐的兴趣似乎淡漠了,于是他辞去了宫廷中的职务,来到莱比锡出任圣托马斯教堂学校的乐监(音乐指导),在那里他度过了一生中余下的27年时间。</p><p> 此后,克滕镇因为巴赫的音乐而充满活力:其合唱团自1906年起就沿用巴赫的名字、1935年创立的“巴赫音乐节”、1967年为纪念巴赫在这里供职250周年轮番举办了“巴赫音乐节”及“巴赫音乐比赛”,并将此作为传统延续至今,而当时的组织者也就此成立下来,即为今天的“克滕巴赫社团”。1983年克滕历史博物馆专门开放了“巴赫纪念馆”。</p><p> 莱比锡时代(1723-1750)是巴赫一生中最长的一个时期,也是创作最多的时期。此时的巴赫无论演奏技巧还是作曲水平都已到了炉火纯青的地步。他在莱比锡谱写的杰作,有感人至深的《b小调弥撒》和《马太受难曲》,《平均律钢琴曲集》第二卷和体现他高深作曲造诣的《赋格的艺术》等。1747年,这位无冕音乐之王去波茨坦旅行时被另一位国王—普鲁士国王腓特烈召见,并进行了即兴演奏。在座的观众无不为之折服。第二年,巴赫把这次演奏的主题加以发展,写成了另一部总结他作曲和演奏艺术的作品—《音乐的奉献》。</p><p> 在莱比锡,巴赫作为圣托马斯男声合唱团的指挥度过了27年,由于他长期用眼过度,巴赫视力减退,晚年患白内障失明了,但他仍用口授的方式坚持创作。在逝世的前几天,他还在口授一首众赞歌《走向主的神坛》。乐曲每一个音符都表达出老人生前最后的虔诚祈祷,最后在第二十六小节处戛然而止,成了大师的绝笔之作。</p><p> 1750年7月28日夜,巴赫的一生画上了最后一个休止符,逝世于神圣罗马帝国莱比锡。三天后,约翰·塞巴斯蒂安·巴赫在莱比锡圣约翰教堂墓地下葬。</p><p> 巴赫二十一岁时同大他一岁的的堂姐玛利亚·芭芭拉结为伉俪,他们一共生了七个孩子,但是当巴赫三十五岁时妻子不幸离世。翌年他鸾凤再续,可是他的第二个妻子非但不能帮助抚养头七个孩子,反而又给他生了十三个。巴赫死后只留下九个儿女,其中有四个成为真正著名的音乐家。</p><p> 巴赫的作品的目录中,使用的BWV,是德文“Bach Werke Verzeichnis”的缩写,意译即“巴赫作品目录”。这个分类体系由沃尔夫冈-史密德(Wolfgang Schmieder)完成于1950年。此分类法依据是体裁,而非作品的创作年代。</p><p><br></p> <h3>Laurent演奏巴赫钢琴协奏曲</h3> <h3>以色列天才ArieL Lanyi八岁演奏巴赫钢琴协奏曲BMV1056</h3> <h3>韩国小提琴家沙拉.张</h3><h3> 萨拉萨蒂的《流浪者之歌》,又名《吉普赛之歌》,小提琴独奏曲中不朽的名篇。萨拉萨蒂的作品自始至终十分讲究效果和技巧,都是纯粹的小提琴作品。这一首乐曲是萨拉萨蒂所有作品中最为世人所熟悉的名作,它那回肠荡气的伤感色彩与艰涩深奥的小提琴技巧所交织出来的绚烂效果,任何人听后都会心荡神驰不已。</h3><div> 吉普赛民族在世界上分布广泛,但都是从不定居的流浪民族,世世代代过着清苦而又饱受歧视的生活,但这个民族活泼、乐观、能歌善舞。作者萨拉萨蒂运用十分恰当的手笔描写了这一民族性格的几个侧面,并使小提琴的旋律性与技巧性得到相当完美的结合。本曲中的管弦乐伴奏部分,也是作者亲自编配的。</div><h3><span style="font-size: 17px;">全曲共分为四个部分:</span></h3><div>第一部分</div><div>中板,C小调,4/4拍子。由强而有力的管弦乐齐奏作为开始,然后主奏小提琴奏出充满忧伤的旋律。这一部分很短,只是全曲的引子。</div><div>第二部分</div><div>缓板,由小提琴奏出新的旋律,是一种美丽的忧郁,以变奏和反复做技巧性极强的发展,轻巧的泛音和华丽的左手拨弦显示出这一主题的丰富内涵。在这部分,管弦乐并不太明显,始终是以小提琴的轻柔旋律为主题。</div><div>第三部分</div><div>稍为缓慢的缓板,2/4拍子。小提琴装上弱音器,"极有表情地"奏出充满感伤情调的旋律,悲伤的情绪达到极点。这一旋律广为人知。</div><div>第四部分</div><div>2/4拍子,急变为极快的快板, 有与第二、三部分形成明显对比的豪迈性,反映出吉普赛民族性格的另一面--能歌善舞。以管弦乐的强奏作为先导,小提琴演奏出十分欢快的旋律,右手的快速拨奏与高音区的滑奏无比欢愉;这一旋律告一段落后,又用小提琴的拨奏开始新的旋律,接着是由十六分音符的断奏所构成的像游丝般的旋律,充满舞蹈气氛;然后以更具技巧性的拨奏再现第四部分的最初部分,逐渐朝气蓬勃地趋于高潮,最后像闪电般结束乐曲。</div><h3><span style="font-size: 17px;"> 帕布罗·德·萨拉萨蒂 (Pablo de Sarasate,1844~1908),西班牙小提琴家、作曲家。幼年时即学习小提琴,八岁登台演奏。1856年入巴黎音乐学院深造,毕业后在欧美各地巡回演出并大受欢迎。其演奏技艺精湛,音色甜美纯净,因而它被后人称为“帕格尼尼再世”。与他同一时代的著名作曲家如布鲁赫、圣-桑、维尼亚夫斯基、德沃夏克等人都曾创作小提琴作品题献给他。</span></h3><h3>一生中创作了大量的小提琴独奏曲和协奏曲,大大丰富了小提琴的表现力。代表作品为小提琴独奏曲《流浪者之歌》(又名《吉普赛之歌》)、《卡门主题幻想曲》、《阿拉贡霍塔》等。</h3> <p>  伊扎克·帕尔曼(ItzakPerlman,1945-),以色列著名小提琴家。4岁时因患小儿麻痹症成为终身残疾。自幼表现出酷爱音乐的天性,十岁上电台演奏,后进特拉维夫音乐学院学习。1958年曾赴美国参加“埃德。沙利文表演节”演出。移居美国后进朱利亚特音乐学校。</p><p> 伊扎克·帕尔曼(ItzakPerlman),1945年8月31日生于以色列特拉维夫,曾就学于特拉维夫舒拉米特学院,师从丽维卡-古尔德加尔特,后进入纽约朱利亚特音乐学院,师从著名的提琴教授伊万-给阿拉米安和多罗茜-迪蕾。</p><p> 1958年,13岁的帕尔曼在埃的-苏里文的节目中演奏《野蜂飞舞》而一举成名;1964年,帕尔曼获得了著名的莱温特里特国际小提琴比赛的大奖,但让他见诸报端倒不是因为他所获得大奖,而是因为,在领奖的同时,他的瓜尔乃里GESU提琴在后台失窃,这把琴是朱丽亚特音乐学院贷款给他的,好在,后来这把琴在一间当铺中被找到,失而复得。</p><p> 1991年,他为EMI公司古典系列唱片录制的《肖斯塔科维奇第一小提琴协奏曲》和《格拉祖诺夫小提琴协奏曲》获得了该年度的格莱美大奖;</p><p> 1996年帕尔曼于美国波士顿交响乐团合作录制的《美国专辑》再次获得了格莱美大奖。</p><p>1987年,帕尔曼参加了以色列爱乐乐团对华沙和布拉格的访问演出,90年对前苏联的访问演出和1994年对中国和印度的访问演出,同时,还协助举办了在列宁格勒举行的纪念柴科夫斯基诞辰150周年的纪念演出;</p><p> 马友友和小提琴家伊扎克·帕尔曼。1993年,帕尔曼同马友友、弗雷德里克-冯-施塔德一起随同波士顿交响乐团参加了在布拉格举行的纪念德沃夏克的演出。</p><p> 帕尔曼有一双灵活的大手,可以在提琴上任意随行,他耳音极好。帕尔曼4岁因患小儿麻痹症下肢瘫痪,所以只能坐着演奏,但这并没有影响他灵活的双手创造无以伦比的天音,他的演奏音色丰富,风格独特,对音乐有着他自己独到的理解。</p><p> 在舞台上吸引无数的观众的同时,帕尔曼是一位热情的教师,他把很大一部分精力投入到对下一代音乐家的教育之中,他在纽约东汉普顿举办的《帕尔曼音乐项目》旨在为青年学生提供最高层次的音乐指导。这个音乐教育项目还为青年艺术家们提供了相互交流的天堂,参加这个教育节目的年轻人的年龄从11岁到18岁不等。</p><p> 1999开始,帕尔曼在朱丽亚特音乐学院任教。帕尔曼是非常多产的录音艺术家,在他的生活中,他的家庭扮演着极为重要的角色。帕尔曼与他的夫人托比住在纽约,托比本人也是著名的小提琴家,帕尔曼音乐项目就是由托比首先发起的。他们有5个孩子,诺亚、纳瓦、拉米、丽欧拉和阿里爱拉,其中,拉米在大都会歌剧院的童声合唱团中演出。帕尔曼曾经是《勤俭美食家》电视节目的特约嘉宾,而且,帕尔曼擅长烹饪。</p><p> 伊扎克·帕尔曼从三岁半的时候,就开始拉小提琴。他娴熟的技巧无人能及。即使他演奏那些现在看起来已经过时的曲目,也会让人心旷神怡。</p><p> 伊扎克·帕尔曼1945年生于以色列特拉维夫,父母是波兰人。三岁半的时候,开始拉小提琴。可一年以后,他的双腿因小儿麻痹症瘫痪了。没有人知道,疾病在多大的程度上阻碍或是激发了他的音乐天赋。人们只是看到,九岁的帕尔曼已经开始在音乐会上演出。尽管如此,还是有人认为,对帕尔曼来说,在这个竞争激烈、荆棘丛生的行业中,开独奏音乐会实在是太难了。身体上的残疾并没有阻碍帕尔曼演奏水平的提高。他更多的参加音乐会,人们也开始注意到这颗乐坛新星。但是举行完全意义上的独奏音乐会对帕尔曼来说,似乎还是难以完成的。直到十三岁的时候,有一天,美国国家电视台邀请他到“爱德·沙利文综艺节目”中做客,这简直是天赐良机。为了使帕尔曼那与生俱来的音乐天赋得到更好的发挥,他们全家搬到了纽约。刚来到美国的时候,他和妈妈两个人在市中心的一家旅馆里住了一天,后来,又到另一家旅馆住了一天,接着就在那儿定居住了一年。他们有一个小厨房,两个人住在一间屋里,就在那时他开始跟家教学习英语。</p><p> 帕尔曼一周大概要去朱丽亚特学校上课三四次,学校不在林肯中心,在第120号大街上,已经改名为曼哈顿音乐学校。每次出门,他都在卖酒小铺前的一个角落那里等出租车。下雪的时候,他就滑进车里去,总是刚好倒在出租车前面,然后刚好能滑进车里。在那个时候,沃尔多夫·阿斯托里亚的酒店经常举办舞会,在那种地方拉小提琴和别的场合可不一样。人们在那儿吃晚餐,用甜点,吃完以后,他们就会说:“好了,让我们来听一听年轻的帕尔曼给我们演奏《野蜂飞舞》和布鲁赫的《尼根》(Nigun)”。通常到了午夜十二点的时候,人们就开始嚷嚷:“天哪,是谁在那儿拉琴呢?”这时候,帕尔曼就走上临时搭建的舞台,听着服务员收刀叉的声音,开始拉他的《野蜂飞舞》。没有什么比这更让人不快、更难办的事情了。因为,你得努力地去吸引听众的注意力。他当时只有十四岁,在那儿演出也并不是很好,但他还是在那里演奏了好几年。后来,他在卡内基音乐厅举行首演的时候,演奏就要轻松多了。这些人到音乐厅是专门听他演奏的!他们不是在吃东西,喝鸡尾酒;他们没有抱怨那些硬硬的面包卷,也没有抱怨那些添塞了辅料的鸡。他们来这儿就是为了听帕尔曼拉小提琴的,这对于他来说真的是一种乐趣和享受。多年的磨练没有白费。帕尔曼在卡内基音乐厅的首演大获成功。他轻松地完成了在朱丽亚特学校的学业,并获得利文特里特奖。但他也有感觉受挫的时候,因为他没法儿玩篮球,没法儿去滑冰。实际上很多事情他都不能做。不过他有一套自己的处理办法。他是一个篮球迷,他会在头脑中想像在篮球场里跑来跑去的情景。他很喜欢做教学方面的工作,因为在音乐会上演出时,在听自己的演奏时,就会默默地跟自己说话。他会问自己,为什么有的地方拉得不是太好呢?然后,心里又说,想一想自己是怎么教导学生的,现在照着做吧,事实证明确实挺有帮助的。这是第一点。第二点是,帮助别人、帮助年轻人是一件很好的事情。他认为,如果演奏时没有激情,演奏效果是不会好的。如果在浴室、厨房或者其他什么地方演奏时,自己感觉非常兴奋,那就会演奏得很好……对他来说小提琴不仅是件乐器,更是他身体的一部分,是他残缺躯体的最好慰藉。听着他弓弦间跳动的”魔鬼的颤音”,看着他面庞爽朗的笑容,赞叹着他精湛的技艺,谁又能把他与”残缺”联系在一起呢?帕尔曼——这个视音乐为生命的犹太人,用自己的行动为”残疾”一词做出了新的诠释。</p><p> 1964年3月,在世界著名的爱德加·列文垂特国际小提琴比赛上,一位坐在轮椅上演奏的年轻人——19岁的伊扎克·帕尔曼,以其精湛的技艺获得了最高奖,被人们称作“小提琴王子”。然而,他并没有“白马王子”那样幸运。他1945年出生在以色列的特拉维夫,4岁时因患小儿麻痹症而不能行走,成为终身残疾。然而帕尔曼没有向命运低头,他以顽强的毅力学习小提琴。他相信“上帝只帮助那些自助的人”。</p><p> 1958年,13岁的帕尔曼被美国电视台选中,不久移居美国,受到著名小提琴家思特恩的赏识,并得到“以美基金会”的奖学金,进入美国著名的音乐学府——朱丽亚特音乐学院深造,从师于加拉米安和多罗西·狄雷。简直无法想象,一个普通的、甚至受人歧视的残疾人,每年都要在世界各地举办一百多场音乐会。帕尔曼在小提琴演奏方面是位难得的全能演奏家。精湛的技巧,丰富的情感,以及绝高的悟性使他在演奏不同时期不同作曲家的作品时都能做到游刃有余。古典主义的严谨性和浪漫主义的热情不羁被他揉捏的恰到好处。帕尔曼是当代世界十大小提琴家之一。然而,他时刻没有忘记自己是一个残疾人。他用自己的钱,在纽约和哈瓦那等地筹建残疾儿童医院,为残疾人事业作出了贡献。他是“美国国际残疾人善后组织”成员。有一次,一位残疾妇女见到他感慨地说:“见到你没有自暴自弃,我太羡慕你了。”帕尔曼却幽默地回答说:“太太,我的‘麻痹症’仅仅是在腿上”。</p><p>作品简介</p><p> 伊扎克·帕尔曼—《帕格尼尼24首随想曲》</p><p>自从帕格尼尼的《24首随想曲》(作品1号)于1820年在意大利的米兰出版以来,就已经成为众多专业小提琴演奏家的最大挑战。该作品还挑衅性的标以“献给演奏家”,但是帕格尼尼同时代的演奏家中,几乎没有人具备能演奏该系列随想曲的能力。</p><p> 伊扎克·帕尔曼作品。够演奏这些有史以来最令人恐惧的小提琴独奏曲所需的多种技能。进入20世纪,即使乐器的演奏技术取得了长足的进步,现代录音技术也日新月异,而且编排也越来越有利于演出,我们这个时代也依然很少有人敢录取全部24首随想曲。传奇人物雅沙·海菲兹(帕尔曼称其为“神”)录了3首,耶胡迪·梅纽因也只录了6首。一生都在宣扬帕格尼尼音乐作品的意大利艺术大师鲁杰罗·里奇(RuggieroRicci)是录制了全部24首的第一人。但是,诞生于以色列的帕尔曼于1972年成功录制了权威性的24首随想曲唱片,时年26岁。1/4个世纪以来,他的演绎,已经成为所有其他人演奏的评判标准。</p><p> 在这张唱片里,帕尔曼吸收了所有他所受到的影响,创造出与众不同的音质,并用敏锐的乐感在这张唱片中充分地表现出来。帕尔曼取得如此成功的地方就在于他捕捉到了随想曲中的智慧、个性以及神韵,同时体会到了更深一层的音乐共鸣。演奏的结果给我们的感受是,充满技巧炫耀的表现,却依然能引起听众的强烈共鸣。像一个色彩斑斓的风笛手一样,帕尔曼引导他的听众进入了一个不同的世界,一个帕格尼尼早已认同的变化多端的古老魔鬼的世界。</p><p> 帕尔曼于20世纪70年代录制的这个版本是此曲众多版本中演奏水准与录音水准俱佳的经典之作,入选日本《唱片艺术》最佳唱片,可谓实至名归!</p><p> 《留声机》评价说:“凝听帕尔曼演绎这些依然困难重重的作品的确是令人愉悦的经历。”</p> <h3>帕尔曼演奏的帕格尼尼的24首小提琴随想曲</h3> <h3>帕格尼尼《无穷动》帕尔曼</h3> <h3>肖邦升c小调夜曲(米尔斯坦改编)</h3><h3>小提琴独秦:亚伦.罗桑</h3><h3> 作品Op.27之一的 《升c小调夜曲》 ,克列金斯基(Jean Kleczynski)认为:“那是在描写平静的 威尼斯之夜 ,在恐怖的谋杀景象之后,海水淹没了尸体,但依旧一平如静地反映着月光。”或许,他在左手波浪般起伏的伴奏,和主题旋律的不和谐音中,发现了充满悬疑的描写性格,才产生了如此的联想。</h3><h3> 芬克(Henry T.Finck)则对此曲推崇备至,他说:“在这四页乐谱中所包含的巨大情绪变化,以及天才般的戏剧精神,比许多400页乐谱的歌剧更丰富而强烈。英国一位管风琴家 威尔 拜(Charles Willeby)则说:“如果以简单性(Simplicity)作为判断艺术的因素,我们再也找不到比它境界更高的艺术作品了。”根据美学中“饱沃原则”,也就是创作应以最简单的素材,表现最丰富的精神内涵,那么这首 《升c小调夜曲》 无疑是旷世精品。</h3> <h3>穆特.莫扎特小提琴奏鸣曲k301</h3> <h3>OP12NO1</h3> <h3>OP24NO5</h3> <h3>OP3ONO7</h3> <h3>OP12Nr2</h3> <h3>OP12Nr3</h3> <h3>K2O7</h3> <h1><font color="#ed2308">  </font>安妮·索菲·穆特(Anne-Sophie Mutter) 1963年6月29日生于德国莱茵费尔登,德国著名小提琴演奏家。穆特被认为是经卡拉扬一手调教、继承了最纯正德奥血统的小提琴演奏家,</h1><div>她的演奏向多元化发展,曲目不局限于德奥古典、浪漫等传统作品,而加强了近现代作品的比重,经常演出卢托斯瓦夫斯基(WitoldLutoslawski)、莫雷(NorbertMoret)、彭代雷茨基和里姆(WolfgangRihm)等人的作品。</div><h3><font color="#ed2308"><span style="font-size: 20px;"> </span></font><span style="font-size: 17px;">1963 年6月29 日,索菲·穆特出生在德国西南部的莱因弗尔登镇。她的父亲是当地一家报社的编辑,穆特的两位哥哥分别学习钢琴和小提琴。穆特一直想学小提琴,但父母似乎不太愿意,他们觉得练习小提琴会占用很多时间,“可以作为业余爱好,但是不要成为专业”。但当父母看到自己的孩子如此痴迷于小提琴时,又不忍心再去阻止。</span></h3><div> 5 岁生日那天,穆特终于等到了一把作为生日礼物的小提琴,“当我得到这把小提琴时,我的志向并不是成为一个小提琴家,而只是很自然地去演奏、去练习”。</div><div> 穆特的第一位老师是曾师从于卡尔·弗莱什的霍宁伯格。对于对音乐充满兴趣的小安妮,老师除给她打下扎实的技术基础外,从不向她施加任何压力,让她尽情发挥个性。</div><div> 1970 年,年仅7 岁的穆特在二哥的钢琴伴奏下,参加了德国青少年小提琴比赛。她是那届参赛选手中最年幼的( 该比赛年龄跨度为6-24 岁),最终她夺得了冠军。关于这次夺冠,她说:“把练习的东西都发挥出来,就可以了。我也不知道自己是最年轻的,可能所有的关注度当时都在音乐上吧。”</div><div>这次获奖引来不小的震动,各类演出邀约纷至沓来。此时,父母却做出了一个明智的决定:拒绝一切邀请,只为让她能正常地受教育、成长。这应该也是她艺术生涯中唯一一次比赛经历。“我那个时候完全不理解商业演出的含义,而且如果换作现在,我是父母,我也会做出同样的选择。小时候学小提琴并非为了成名和赚钱,而且仅仅7 岁的我那时无法独立做出选择。”</div><div> 在7岁那年第一次获奖不久,穆特的第一位恩师霍宁伯格教授离开人世。此后,父亲为她找到了与霍宁伯格教授师出同门的小提琴大师亨里克·谢林。这位傲慢的大师,一开始根本没把穆特当回事,甚至穿着睡衣、一边修指甲一遍听她演奏。</div><div> 但当穆特演奏完一首巴赫的《恰空》后,大师的态度发生了180度的转变。他站起身来,走到穆特面前,以诚恳且带着几分歉意的口吻对她说:“亲爱的小姑娘,请容许我进去把服装穿戴整齐后,我们再来讨论你的演奏。”考虑到自己演出繁忙,不想耽误这位小天才的学业,谢林为穆特介绍了另一位在瑞士温特图尔音乐学院执教的名师艾达·斯图茨基。正是后者教会了穆特不要单纯地模仿别人,这对她影响深远。</div><h1><font color="#ed2308"> </font>1<span style="font-size: 17px;">976 年,穆特与哥哥一起亮相瑞士琉森音乐节,在听完她演奏的莫扎特奏鸣曲后,时任音乐节艺术总监制的卡拉扬对这个小女孩产生了兴趣。数日后,穆特再一次以《恰空》征服了卡拉扬,大师喜出望外并当即邀请她参加第二年的萨尔茨堡音乐节。从此,卡拉扬成了穆特音乐生涯中的“保护神”。在卡拉扬的安排下,她以莫扎特“第三协奏曲”作为自己首次亮相萨尔茨堡音乐节的曲目,大获成功,这也是他们一老一少长达13 年合作的开始。这样的关系一直持续到卡拉扬去世。</span></h1><div> 在那段时间里,卡拉扬每年邀请穆特合作5 次,每次演奏的曲目都由他亲自决定。随着穆特的成长,卡拉扬开始有意识地减少两人的合作,让她有机会接触到更多不同风格的演奏家和乐团,拓宽她的视野。同时,卡拉扬也将穆特介绍到与自己有着长期良好合作关系的DG唱片公司,一起录制了莫扎特、贝多芬、门德尔松、勃拉姆斯、柴可夫斯基等人的协奏曲。事实证明,卡拉扬当年的这个决定是明智的,直到现在,穆特仍是DG 的“台柱”,每张新唱片都毫无例外地叫好又叫座。</div><div> 惟独有这样一次例外。那是她与指挥家中的“怪杰”切利比达克合作西贝柳斯《小提琴协奏曲》。排练中,切利比达克与他指挥的慕尼黑爱乐乐团以其一贯的缓慢节奏演奏,拒绝迁就穆特的速度(众所周知,切氏与卡拉杨是一对“死对头”,而穆特又是卡拉扬一手提携的,切氏之所以会那样做,也就不难理解了),经过多次排练,仍无济于事,这时又是穆特对着这个倔老头大胆的说出了“不”字,毅然离开慕尼黑,那场音乐会被迫取消。当然这之后,她的名字自然被写上了切氏那份“黑名单”(名单上都是他永远不愿再合作的音乐家)。</div><div> 1985年安妮·索菲·穆特成为皇家音乐学院国际小提琴研究会的首任主席。</div><div> 1990年10月,穆特为英国首相演奏了一首乐曲,这首曲子是瑞士作曲家莫莱特专门为穆特写的。但是她对现代音乐的热爱是从与著名波兰作曲家柳多斯拉夫斯基的合作开始的,这位作曲家为她写了大量作品。</div><div> 穆特的演奏曲目近年来愈趋多元,不断寻求首演的挑战,以此试图找寻到新的音乐语言。莱比锡首演波兰前卫作曲家彭德雷茨基题献给她的第二小提琴协奏曲,琉森音乐节首演俄罗斯当代女作曲家古拜杜丽娜题献的小提琴协奏曲“当下”:当代音乐是现代生活的一面镜子。我们不能永远生活在过去,需要带来一些令人新鲜的东西。</div><div> 2010~2011乐季,穆特作为纽约爱乐交响乐团的驻团音乐家,除演奏莫札特、孟德尔颂和勃拉姆斯等德奥古典曲目之外,为“延续及鼓励小提琴音乐创作的传统”,与纽约爱乐合作,首演了多部当代作曲家创作的新作。它们构筑成为穆特这张当代音乐专辑的主干。</div><h1><font color="#ed2308"> </font>除了演奏著名的传统作品外,她也一再向她的观众介绍保留节目的新领域;室内乐和管弦乐的作品处于平等并列的位置。她利用自己的盛名为很多慈善项目筹资并资助音乐方面的后起之秀。</h1><div> 对于安妮·索菲·穆特来说,关心当代医疗和社会问题的工作有重要意义。她通过定期的慈善音乐会来支持这种关切。例如,她在2006年为哈娜和保罗·格雷柏基金会﹙Hanna und Paul Gräb Stiftung﹚、为慕尼黑以色列文化村建造犹太中心和里加的SOS儿童村进行了演奏。</div><div> 此外,穆特在自己每年的计划中,都要定期举办一定数量的慈善音乐会,筹集款项来支持设在美国的“艺术家反爱滋病”的组织、慕尼黑治疗癌症患者的医院、波恩的贝多芬故居和慕尼黑的现代艺术馆等等,最近一次是为帮助罗马尼亚孤儿院里的孩子们所举办的募捐音乐会。</div><div> 安妮·索菲·穆特是一级联邦铁十字勋章、巴伐利亚州勋章、巴登符腾堡州奖章和奥地利科学艺术荣誉十字奖章得主。2002年她曾获得巴伐利亚马克西米利安科学艺术勋章和巴伐利亚州首府慕尼黑文化荣誉奖。2003年被巴伐利亚州科学、研究和艺术部授予“Pro Meritis Scientiae Et Litterarum”﹙科学与文化勋章﹚荣衔。2005年她获得奥地利科学和艺术十字荣誉勋章,并被法国文化部长授予“Officier de l’Ordre des Arts et des Lettres”的荣誉。</div><h1><font color="#ed2308"> </font>幼年时,她就酷爱各类运动,还为此付出了些代价,曾两度受伤,一次甚至颅骨破裂,昏迷了几小时,经过6个月的治疗与恢复,才复原。现在,她常驾驶着自己心爱的保时捷跑车在高速公路上飞驰,她认为从中可以体味到一种速度和力度的释放。她还喜欢烹饪,对美味的意大利风味食品爱不释“口”,有次切西红柿时差点把手都切掉。但在大饱口福的同时,她也像每一位女性一样注重自己的身材,通过游泳和练习瑜珈来保持自己的体型,使自己始终能在公众面前展现出迷人魅力,特别是她习惯身穿无肩带的晚礼服演奏,更凸现了她优雅的风采。虽是一位古典音乐演奏家,但平时她却喜欢听爵士音乐和流行音乐,从路易斯·阿姆斯特朗到埃尔顿·约翰,都是她家音箱中的“常客”。</h1><div> 第一任丈夫、律师翁德里希在与其结婚不到6年就因癌症撒手人寰,只给穆特留下了两个孩子。而数年后,穆特邂逅了她的第二任丈夫普列文,普列文特地为穆特写了一首小提琴协奏曲,并由自己领衔波士顿交响乐团协奏,穆特亲自首演。2006年5月两人离婚,但仍继续合作。</div><h1><font color="#ed2308"> </font>穆特是小提琴界的“神童”。她7 岁成名,获得全德青少年小提琴比赛一等奖。15 岁的时候,在卡拉扬的指挥下,穆特和柏林爱乐乐团录制了第一张唱片:莫扎特的第三、第五小提琴协奏曲。同年,她被评为德国年度艺术家。她是古典音乐界国际大奖的常客,在她的奖杯收藏中,包括了德国唱片大奖、唱片学院奖、法国唱片大奖、国际唱片奖、法国《音乐世界》杂志奖、日本《唱片艺术》杂志奖以及若干格莱美奖。</h1><h3> <span style="font-size: 17px;">安妮·索菲·</span><span style="font-size: 17px;"> 穆特在从梅纽因、阿卡多、罗斯特罗波维奇等演奏家身上吸取了学到了许多有益的东西,曾被喻为成当代小提琴界的“女梅纽因”。</span></h3><div>当代小提琴“名人堂”之中,德国的安妮·苏菲·穆特,始终占据着一个重要的位置。7岁获得全国冠军,13岁登上国际乐坛,她以优雅绝美的琴声纵横乐坛35年,被“教父级”指挥家卡拉扬称为“自梅纽因以来最杰出的天才”,一直驻足于欧洲、美国及亚洲的各大音乐中心。</div><h3> 几乎每次演出,她都以抹胸鱼尾裙的标志性装扮伫立在舞台上。优雅、迷人,被乐迷尊为“最美丽的小提琴女神”。也正是从她开始,世界上突然冒出了许多漂亮的器乐演奏者,似乎在她之前,人们看音乐会只洗耳恭听却不大开眼界;除此之外,卡拉扬的力捧、特立独行的婚姻……所有这些都使她成为当今世界最有影响力的小提琴演奏家。</h3> <h3>柴可夫斯基 大提琴 Rococo 主题变奏 Alisa Weilerstein</h3> <h3>肖邦长笛罗西尼主题变奏曲</h3><h3>伴奏钢琴是肖邦本人的钢琴</h3> <h3>钢琴四手联弹《我是一个快乐的捕鸟人》</h3><h3>选自莫扎特著名歌剧《魔笛》选段。</h3> <h3>每天听的莫扎特音乐(星期日)Everyday Mozart (Sunday)</h3> <h3>凄婉绝美的大提琴曲《殇》杜蕾斯演奏</h3><h3>杰奎琳·杜普雷</h3><h3> 杰奎琳·杜普雷(Jacqueline Mary du Pré,1945年1月26日-1987年10月19日),英籍大提琴家。</h3><h3> 五岁即展现过人禀赋。十六岁开始职业生涯,才华与年龄的落差倾倒众生;1973年,被确诊罹患多发性硬化症,遂作别舞台,卒于盛年。 鲜花与不幸是同时降临到这个原本普通的家庭的。这个为音乐而生的人,非但走不出自身人格的阴霾,还因此而侵害到至亲:对母亲从倚赖到敌视。她用的最久的一把琴叫大卫朵夫(Davidoff),它就是现在马友友用的那把,知道马友友也拉过《埃尔加e小调协奏曲》[1]。她的故事在1998年改编为电影《无情荒地有琴天》。</h3><h3> 年少成名</h3><h3> 杰奎琳·杜普蕾(Jacqueline du Pré)于1945年1月26日出生在英国一个充满音乐的家庭。当她四岁时,听到收音机里大提琴的声音,就要求要那样的乐器,从此展开了杜普蕾与大提琴之间的不解之缘。五岁时,她开始在Herbert Walenn’s 伦敦学校学琴。</h3><h3> 1956年,十一岁时,赢得the Suggia Award,成为全英国最受瞩目的演奏家,当年的评审还包括了巴比罗利爵士(Sir John Barbirolli)。</h3><h3> 她想表达什么?</h3><h3> 1965年,由杜普蕾担任大提琴,巴毕罗里(Sir John Barbirolli)指挥伦敦交响管弦乐团,演出英国作曲家艾尔加(E. Elgar)的大提琴协奏曲(Cello Concerto in E minor, op.85)。这张录音对杜普蕾非常重要,因为它奠定了杜普蕾在演奏舞台上的地位。钢琴家顾尔德曾经说过,杜普蕾的艾尔加协奏曲,呈现了无限的悸动与热情。后来她第一次听到那张与巴毕罗里合作的录音时,曾令人吃惊的说道:”这并不是我想表达的!”只可惜,她无法再录下更好的Elgar,到底她想表达什么?我们永远无法得知。</h3><h3> 最佳诠释</h3><h3> 杜普蕾演奏的Elgar没有人会错过,很多人都喜欢听她的协奏曲录音。在管弦乐衬托下,她全身投入,充满朝气,又不失女性的细腻,也不是完全没有节制的放纵自己的情感演出,从她手指尖的传递出来的琴音,让人完完全全地被她的热情与音乐诠释所感染。杜普蕾诠释艾尔加的E小调协奏曲无人能出其右。直到现在,据说只有马友友的演出稍许企及她的境界,但仍然有一段不小的差距。</h3><h3> 一语成谶</h3><h3> 据说匈牙利大提琴家史塔克有次乘车,听见广播里正播放大提琴曲,便问旁人是谁演奏的。旁人说是杜普蕾。史塔克说:“像这样演奏,她肯定活不长久。”好厉害的史塔克,真是一语成谶啊!也许只有顶尖的艺术家才能理解自己顶尖同行的水准,史塔克听得出,杜普蕾是用生命在演奏,为了琴艺的完美,可以不惜一切。杜普蕾一直是许多古典音乐乐迷心中的一个叹息。</h3><h3> 共谱恋曲</h3><h3> 一九六七年,她在耶路撒冷和阿根廷籍钢琴家巴伦博伊姆(Daniel Barenboim)结婚(巴伦博伊姆在一九七五年时,担任Orchestre of Paris的指挥)。杜普蕾和巴伦博伊姆共谱恋曲,为古典乐坛留下佳话。他们不论在生活或是音乐上,彼此都是最佳的伴侣。</h3><h3> 他们合作演出,很多乐评人说是奇妙的一对。杜普蕾和她的先生巴伦博伊姆也多次合作过艾尔加的大提琴协奏曲。他们合作过的版本,是一九七〇年,由巴伦博伊姆指挥费城交响乐团演出的录音。这份她与夫婿巴伦博伊姆在一九六七年合作的录音是两人合作灌录的许多唱片中最常被人聆听与谈论的。主要原因是两人在浪漫派音乐上所采取的风格和手法,与勃拉姆斯的严谨有很大的差别,杜普蕾在音乐中发挥了她自由的本性,完全挣脱出勃拉姆斯音乐里给予大提琴角色的限制(乐曲中钢琴的地位较高),她捉住所有的机会展现她的魅力,而巴伦波因则体贴而充满爱意地予以扶衬。</h3><h3>告别舞台</h3><h3> 可惜到了一九七〇年她的多发性硬化症(Multiple sclerosis)迫使她不得不中断演出活动,一九七一年她正式停止演出,并完成她最后的录音作品:萧邦与法朗克大提琴奏鸣曲。</h3><h3> 一九七三年,廿八岁时,在伦敦最后一次公开登台,在祖宾·梅塔的指挥下,演奏的曲目就是与她渊缘最深的艾尔加大提琴协奏曲,从此因病告别音乐舞台。</h3><h3> 三把名琴</h3><h3>杜普蕾一生中拥有三把名琴,其中一把是现代制作师的作品,两把则是斯特拉迪瓦里古琴,其中大卫朵夫如今则为马友友所有。马友友曾经说过: “这把大卫朵夫(1712 Davidoff Stradivari )对我而言,他是我演奏过最好的乐器,我真的相信这把琴是有灵魂的,而且也具有想像力。”</h3><h3> 她比烟花寂寞</h3><h3>在电影Jackie and Hilary(《她比烟花寂寞》)中,杜普蕾和巴伦博伊姆有一段对话。</h3><h3>“如果我从此不会拉琴,你还会爱我吗?”</h3><h3>“不会拉琴,那就不会是你了。”她老公说。</h3><h3>杜普蕾的生活中,最后就只剩下医师、护士和几个老朋友。巴伦博伊姆开始是每隔一段时间来探望她,这样一直持续到巴伦博伊姆在巴黎另组一个家庭之后,有了新家,回来的机会就更少了,最后只留下她一个人慢慢孤独的死去。</h3><h3> 有文章说,巴伦博伊姆背叛了杜普蕾,至今英国人也没有原谅他。如果巴伦博伊姆不是一个天才,没有理想和抱负,也许他就能专心地守在生病的妻子旁边,一直到妻子离开人世为止吧!</h3><h3> 世事总是不尽如人意,上天给予杜普蕾最完美的音乐天赋,又只给她在舞台上十年的风光岁月,如彗星般的短暂。幸好她成熟得快,这十年间她所留下的音乐记录,所达成的音乐成就,已经足够令她不朽,所有跟他合作过的音乐大师都对她赞誉有加。杜普蕾的音乐有一种令人无法抗拒的魔力,充满内涵,而且还会激发出同台演出者的潜力。Stephen Kovacevich甚至表示,自从杜普蕾退出舞台后,他再也没有与任何一位大提琴家合作过,因为”再也无法感受到那种超乎寻常的舞台魔力,自己也无法奏出与当时一样充满活力的音乐。”</h3><h3> 建议喜爱杜普蕾的朋友看看她姐姐和弟弟写的书和根据此书拍的电影。 一位被音乐扭曲了生活的天才,一位离不开音乐的天才。尽管书与电影颇遭非议,一些音乐家纷纷驳斥,杜普蕾的生前好友罗斯特罗波维奇、梅纽因、帕尔曼、祖克曼等音乐界名人在影片首映期间公开在英国《泰晤士报》发表声明指出:“影片中的杰基(杜普蕾的昵称)决不是我们所了解的那个杜普蕾。”而后导演努培(Christopher Nupen)制作了纪录片《Who Was Jacquline du Pre?》,再次描绘了她的一生。</h3> <h3>《缠绵往事》杜蕾斯演奏<br></h3><h3><br></h3><h3>傅聪谈大提琴家杜普蕾:<br></h3><div> “杜普蕾16岁时我就认识她了!我与杜普蕾及巴伦博伊姆都是好友,杜普蕾还是在我家经我介绍而认识巴伦博伊姆的!而我非常喜爱杜普蕾的演奏,她真是最棒的!她的演奏个性太强了,无论谁都能很轻易辨认出她的琴声。</div><div>她用的那把大卫朵夫非常好。马友友拉的那把琴就是杜普蕾身后留下的,但杜普蕾拉琴与马友友拉琴完全是两码事!马友友又怎能与当年的杜普蕾相比呢!</div><div> 我在英国看过那部所谓传记电影"Hilary And Jackie",感觉太假了,看了让人愤怒!至少我所认识的杜普蕾一点都不像片中那样子!在英国同样讲杜普蕾的还有另一部片子,那就好多了,基本合乎事实。”</div><div><br></div> <h3>《往事如烟》杜蕾斯演奏</h3> <h2>贝多芬《十二行列舞曲》</h2><p><br></p> <h3>舒伯特——李斯特匈牙利嬉遊曲</h3><h3> 弗朗茨·舒伯特出生于1797年1月31日维也纳,很早就显示出相当大的音乐天赋。他的家庭是个音乐之家,因此年轻的弗朗茨能够向其中的一个哥哥和父亲学习钢琴和小提琴。不久,他学会了所有他们能够教给他的,所以被送到麦克尔·霍尔泽那里进一步学习,霍尔泽是当地的管风琴师和合唱团指挥,由于霍尔泽,舒伯特很快在他的音乐技能中增加了管风琴、演唱和对位法,以至于他的新老师不知所措,发现没有新东西教他。无论在学校还是在家里,舒伯特参加音乐制作,在学校管弦乐队是首席小提琴,在家庭的弦乐四重奏中演奏中提琴,十三岁就开始作曲。</h3><div> 舒伯特最早期的创作之一是为四手联弹所做的G大调幻想曲,写于1810年的春天。这标志着这首作品可能是他作曲生涯的开始,在他比较短的生命中,他比其它伟大的作曲家写了更多的在一架钢琴上四手演奏的作品。在舒伯特作品的目录里,有六十首单独为四手联弹的钢琴演奏创作的作品,毫无疑问,他和他的家庭和朋友从演奏它们中获得乐趣。这些作品的范围从短小的舞曲和进行曲,从一系列变奏曲到整部奏鸣曲和幻想曲。其中一些创作于1818年和1824年的两个夏天,舒伯特在匈牙利的塞里茨度过,他是作为约翰·埃斯特哈齐伯爵女儿的音乐教师。</div><div> 六首大进行曲,作品D819是作为op.40在1825年首次出版,因此可能是创作于前一年期间。它们被献给舒伯特的医生。作品D733三首军队进行曲的第一首成为了舒伯特曾写过的最流行作品之一,被改编成各种形式从手风琴到铜管乐。这套三首进行曲作为op.51在1826年出版,可能是来自于舒伯特首次访问塞里茨时期,当然还创作了作品D618两首德国舞曲。</div><div> 1825年11月,俄国沙皇亚历山大一世死于亚述海的一个度假胜地。在圣彼得堡很多人拒绝相信沙皇去世,谣言传开了他事实上是进入了一个修道院。虽然沙皇的家人相信他已经不再活着,俄国的王位大约空了三个星期,同时前国王的两个兄弟,康斯坦丁大公和尼古拉斯试图彼此说服对方成为新君主。经过一番争论后,尼古拉斯让自己加冕。不知道舒伯特为什么在音乐曲目中标记一个俄国沙皇的死 亡和另一个加冕,也不知道他以钢琴四手联弹演奏这样的形式,但是两首进行曲:作品D859葬礼大进行曲和作品D885英雄大进行曲,在1826年分别以op.55和op.66按时出现并出版。在1868年,24岁的林姆斯基柯萨科夫给管弦乐队改编了这些进行曲的第二首,但是管弦乐演奏家自己认为改编得不是很巧妙。</div><div> 1827年秋天,舒伯特和一位朋友游览了格拉茨城,在那里他和律师卡尔·帕策勒、帕策勒妻子和最小的儿子浮士德一起逗留。在逗留期间,舒伯特承诺写一首四手联弹的钢琴作品给浮士德和她的母亲在父亲帕策勒生日那天一起演奏。这个承诺的结果就是作品D928慈祥进行曲,时间是1827年10月12日。他在那天准时给了帕策勒,还有一段说明,在其中舒伯特抱怨了一种可怕的头痛,一种梅毒的症状,这加速了他随后的死亡。</div><div> 两首个性进行曲作品D886/968b大约写于1826年,在1830年作为op.121出版,那是作曲家去世两年后。弗朗茨李斯特后来改编了两首中的第一首,都为单钢琴或者管弦乐队。作品D602三首英雄进行曲作为op.27在1824年出版,尽管都是在1818年创作的。舒伯特最后创作的四手联弹钢琴作品之一是A大调回旋曲。写于1828年,在他去世后不久作为op.107大回旋曲出版。舒伯特在1828年11月19日去世,时年31岁。</div><h3><br></h3> <h3>朗朗演奏:舒伯特的小夜曲</h3><h3> 在他整个短暂的生命期间,弗朗茨·舒伯特几乎比其它伟大作曲家写了更多的四手联弹钢琴作品。除了可以和家人或者朋友从演奏这些作品中获得乐趣之外,他发现出版商相对于他的管弦乐大型作品或者室内乐合奏作品而言,对它们更有兴趣。他的第一部在一架钢琴上四手联弹的作品是13岁时创作的,在他去世前的几个月,它们中的几首作品是来自于他当约翰·埃斯特哈齐伯爵女儿的教师时的两个夏天。</h3><div> 1818年7月,舒伯特首次到埃斯特哈齐在匈牙利塞里茨的夏季行宫游览,接手玛丽和卡洛琳女伯爵的音乐教育。首先他发现围绕着很多的愉快,使他和城堡的其它居民意气相投,特别是她两个年轻的学生。在9月8日,在给朋友的一封信中,他描述了他的印象:“我们的城堡不是很大,但是它是非常漂亮的建筑。周围有非常漂亮的花园。我住在一个行政区里。这里相当宁静,除了大约有四十只鹅,它们有时发出咯咯声打断了我的思路。我周围的人无一例外都非常好……伯爵相当粗鄙,伯爵夫人高傲但更优雅,小女伯爵是可爱的孩子。”后来他想念在维也纳的家,也许那是因为他比起自己雇员的身份来说更像一群仆人中间,生活不总是全部糟糕的。六年后,以一个更高的薪酬,他被邀请回来,从1824年的5月到10月度过了第二个塞里茨时期。</div><div> 舒伯特发现教育他学生音乐的基础知识和乐趣的最佳方法之一就是给她们创作四手联弹钢琴作品,例如1824年7月的四首兰德勒舞曲(D814)。在这个时期,其它作品也完成创作,舒伯特称为一首“奏鸣曲”,但这在他去世十年后的1838年出版,称为op.140“大二重奏”。这首大二重奏等同于交响曲,事实上已经有一些杰出的音乐家有想法,尤其是罗伯特·舒曼和小提琴家约瑟夫·约阿希姆认为是一首遗失的截然不同的交响曲的钢琴版,没有书面证据证明这一效果,但约阿希姆确信作品是为管弦乐策划的,他自己把它改编成管弦乐。</div><div> 虽然可能实际上不是在那里创作的,另一首作品也来自于舒伯特塞里茨第二次逗留期间的灵感的是“匈牙利嬉遊曲”(D818),它的开始来自于一首民歌曲调,这是作曲家听到由一些女仆演唱的关于城堡的歌曲 。这个作品后来由弗朗茨·李斯特改编成钢琴独奏作品,同样也将中间的进行曲部分改编成管弦乐曲。当它在1826年作为op.54出版时,这首嬉遊曲献给一位歌唱家嘉辛卡·冯·弗库斯法娃。同样在1826年出版的是另外一首“弗朗索瓦嬉遊曲”的第一乐章,这首作品据认为是基于法国式的主题。虽然舒伯特设计为三个乐章的作品,但是这首嬉遊曲的第一乐章的出版是单独作为op.63第1号,随后的一年带来了其它两个乐章,给它们的作品编号为84.</div><div> 创作于1828年5月的A小调快板(D947)被认为是舒伯特最初为其它双钢琴奏鸣曲所作的第一乐章。如果这是事实的话,它同样表明了随后几个月创作的A大调大回旋曲,可能是遗失的额外乐章之一。快板在1840年以op.144出版,以标题“生活的风暴”,一个可能是舒伯特自己起的诨名。</div><h3> F大调幻想曲(D940)创作于1828年1月和4月之间,很显然是舒伯特回顾在塞里茨的快乐日子,将它献给卡洛琳·埃斯特哈齐女伯爵。传说舒伯特有点和曾经的学生恋爱,他曾宣称这是在他自己的内心里,他所有作品都是献给她的。幻想曲有四个部分:极中庸的快板主题使整个作品结合,一段戏剧性的广板,一段活泼的快板和一段结尾,在这里开始的旋律引领至富于活力的赋格。这是一首真正的杰作,在1829年以op.103首次出版,在舒伯特悲剧性的英年早逝之后不久。</h3> <h3>勃拉姆斯七首幻想曲</h3><h3>舒伯特流浪者幻想</h3><h3>李斯特匈牙利狂想曲</h3> <h3>舒伯特f小调幻想曲D940朗朗.Marc Yu四手联弹</h3> <h3>大提琴版的舒伯特小夜曲</h3> <h3>谭元元</h3>